lunes, 5 de diciembre de 2011

HISTORIA DEL ARTE 2

FAUVISMO
El fauvismo surge como una oposición a los movimientos tradicionales del siglo pasado.
Es un movimiento que aparece sin publicar un manifiesto donde planteaba sus ideas con respecto al , es un estado de espíritu ligado a las convulsiones de su tiempo.
Los pintores que lo integraban se separaron de toda influencia teórica, no pintaban con detalle, solo les importaba el color. Ellos tenían una gran autonomía que les permitía realizar variedad de obras sin estar sujetos al movimiento.
Su origen se puede ubicar en los alrededores de 1890, cuando Gauguin y Van Gogh, dejando el impresionismo trataron de expresar todo su apasionamiento a través de obras intensamente coloreadas. En el transcurso de los años siguientes otros artistas se ven influenciados por las ideas de los pintores antedichos y esto provoca la constitución de un nuevo movimiento cuya vida será corta.
Cada uno de los pintores dio una diferente  a la pintura; uno se da cuenta de esto cuando compara las ideas de Matisse, Vlaminck y Dufy.
Es entonces cuando París se transforma en el centro mundial de la vanguardia, con la fluencia de talentosos artistas que provienen de todas partes del mundo. Lo que se llamo mas tarde la “Escuela de París”, que estaba integrada por artistas de las mas diversas nacionalidades. También llega al centro de Europa productos culturales de otras latitudes. La  occidental se enriquece y revitaliza al entrar en contacto con otras culturas, interactuando. La interpretación de las culturas ( África, Oriente y Occidente), acentúa el sentido internacional de la investigación artística. Alrededor del año 1901, Andre Derain y Maurice Vlamick, comparten un  en las cercanías de París, en Chatou. Así comienza las primeras experiencias  que han de llevarlos hacia le exaltación de las formas de las formas y los colores, que luego será bautizada por el nombre de “pintura de las fieras”(fauvisme).
Estos pintaban con la pintura tal cual salía del pomo.
Algunos de ellos tenían formación artística como Matisse, Marquet, Valtait, etc.; mientras que otros dejaban correr el instinto sin interesarse en las formas, entre ellos se encuentra Vlaminck y Derain.
Ellos intentan expresar las sensaciones del artista y remover le  sensual del hombre. El fauvismo, lejos de ser un movimiento unido, se compone de temperamentos variados, teniendo cada uno de los artistas una evolución propia.
La historia del movimiento no pude reflejarse de forma cronológica o como una enumeración de sucesos, ya que estos son accesorios, mientras que lo mas importante es la atmósfera de la época y la fortuita acumulación de talentos.
El movimiento fue de muy corta vida, menos de 5 años. Cuando este perdió la fuerza, los artistas se fueron yendo hacia distintos movimientos, como el  cubismo, el surrealismo y otros.
  
Situación de Europa a principios del siglo XX

Ya que cualquier movimiento artístico esta estrechamente ligado con lo que pasa en el país o países donde se lleva a cabo, es necesario hacer un recuento de los acontecimientos mas importantes que ocurrieron en este periodo en Europa.
El colonialismo: los poderosos imperios (por ejemplo el Británico) deseaban expandirse y para esto se apoderaban de porciones de África, Australia, Nueva Zelanda e India, donde fundaron colonias.
Unificación de Italia: la península itálica había quedado dividida y sojuzgada. Austria dominaba la Lombardia y el Veneto, los ducados de Parama, Toscana y Modena estaban regidos por archiduques austríacos, el Papa gobernaba los Estados Pontificios, extendiendo además su autoridad a las  del Adriático y los Borbones tenían a Nápoles y Sicilia.
Surgimiento del nacionalismo en Italia y Alemania: las ideas nacionalistas continuaban propagándose, incentivadas por el progreso económico y la madurez de las instituciones. Alemania había logrado su unificación  e Italia la antedicha unión territorial.
La revolución Industrial: el desarrollo del comercio estimulo la invención de maquinas. Como consecuencia la mano de obra requerida para el campo fue menor y se produjo el éxodo rural.
El desarrollo industrial comenzó en Inglaterra y luego se extendió a Francia y a otros países(1850-1914).
Un hecho casual, el asesinato del archiduque Francisco de Austria constituyo lo que faltaba para que todo el  de tensión vivido en Europa desde comienzos de siglo.
Todo ese sentimiento de tensión, de pre-guerra dieron origen durante 1905-1907 al fauvismo, es decir, a un atrevido y espontaneo manejo de la pintura, de colores audaces, brillantes, y a veces sin relación con la realidad, como una respuesta subjetiva al mundo visual.
Maurice de Vlaminck

(París, 1876-Rueil-la-Gadelière, 1958) Pintor francés. Formado como músico, se inició en pintura estudiando las obras expuestas en el Louvre y en las galerías de la calle Laffitte; el conocimiento de la obra de V. Van Gogh sería determinante para él. Los experimentos pictóricos realizados junto a André Derain, unidos a los de Matisse, desembocaron en el fauvismo, movimiento del que fue el más radical exponente (Árboles rojos, 1906). Básicamente paisajista, realizó también bodegones, cuadros de flores y algunos retratos.
El Sena en Chatou (1906), de Maurice de Vlaminck
De Maurice de Vlaminck puede afirmarse que encarnó el verdadero espíritu fauvista. Rebelde y contestatario, años más tarde, rememorando aquella época, diría de sí mismo: "Yo era un bárbaro tierno." Si el carácter sereno de Matisse transformaba el color en un elemento de gozosa sensualidad, Vlaminck lo utilizaba como un arma que arrojar contra la tradición. De carácter vehemente y apasionado, le movía una arrogancia airada que le llevaba a repudiar los museos y a extraer del color toda la fuerza expresiva.

André Derain (1880-1954)
La mayor parte de su producción de época fauvista son personajes campestres y urbanos, como Puente en Londres (1906) y muestran colores puros, a menudo aplicados sobre el lienzo directamente con el tubo, pinceladas irregulares y despreocupación por la perspectiva o por la representación realista.
Andre Derain. Fauvismo
Hacia 1908 comienza a experimentar con otros estilos. La influencia de Cézanne le lleva a un colorido más sosegado y a un mayor control en sus composiciones. En Las bañistas (1908) intenta combinar las innovaciones de los pintores anteriores, como Monet y Cézanne. Le influyó el cubismo produciendo obras geométricas como El puente viejo de Cagnes y el primitivismo de la escultura africana. Sus últimas obras, posteriores a 1912 mostrarán cada vez más la influencia de estilos diversos.

Henri Matisse (1869-1954)
Considerado el líder de los fauvistas, fue el único de ellos que no cambió su dirección. Intenta expresar sentimientos a través del uso del color y de la forma.
Su primera formación la realizó dentro de la tradición académica en el estudio de Gustave Moreau, siendo condiscípulo de Roault y Marquet. Realizó numerosas copias de los cuadros de los maestros clásicos a la vez que estudió el arte contemporáneo, sobre todo el de los impresionistas, comenzando su propia experimentación.
Fauvismo. "La Alegría de vivir" Matisse
La verdadera liberación artística de Matisse, referida al uso del color como configurador de las formas y planos espaciales, se produjo bajo la influencia de Van Gogh y Gaugain. También adoptó la técnica puntillista de Signac, pero la modificó aplicando pinceladas más amplias. En La alegría de vivir(1905-1906) resume su aprendizaje inicial de los cuadros clásicos, de Gaugain, de las estampas japonesas y de los iconos persas y bizantinos. Será la obra clave de su carrera. Es una escena fruto de su imaginación, totalmente subjetiva. Utilizó el tema de las bañistas y las odaliscas orientales y las traspasa a un ambiente occidental. Definió los espacios mediante amplias áreas de colores sin matizar, estructurados por medio de las líneas de los cuerpos, que dirigen la vista del espectador y marcan el ritmo de la composición.
La construcción con el color y la simplificación formal dominaban sus cuadros con gran audacia y seguridad. Matisse dibuja con el color, que es el que da entidad a la pintura pudiendo desempeñar el papel de dibujo, de perspectiva y de sombra de volúmenes. En su obra hay alegría, serenidad, es un arte amable, apacible, es un camino hacia la profundidad de sí mismo.
Recibió un reconocimiento internacional durante su vida ganándose la aprobación de los críticos de arte y de los coleccionistas. Uno de los encargos más importantes fue La música y La danza, donde volumen y ritmo se conjugan armoniosamente. Usa tres colores para imprimir movimiento a los bailarines que parecen flotar con ritmo.

EXPRESIONISMO
El siglo XX llegó acompañado de un gran número de inventos en el ámbito técnico e industrial así como de nuevos conocimientos decisivos en las ciencias humanísticas y naturales. La teoría de la relatividad de Einstein, el psicoanálisis de Freud, el descubrimiento de los rayos x o bien la primera fisión nuclear, obligaron al hombre a pensar de una forma diferente, más abstracta. Los nuevos conocimientos pusieron de manifiesto que detrás de la realidad se esconde mucho más de lo que puede percibirse mediante el sentido de la vista (una clara ruptura con los preceptos impresionistas)
Esta situación se acentuó a causa de los cambios que se produjeron en la propia percepción de los sentidos, puesto que la invención del automóvil, del telégrafo, del avión y de muchas otras cosas, dieron a la rapidez y al tiempo una nueva dimensión que requería de percepciones mucho más aceleradas.
Sin embargo, todos estos cambios no fueron aceptados con tanta euforia por la joven generación de artistas como en su día lo hicieron los impresionistas. La cara oculta de la modernización (alienación, aislamiento y masificación) quedó al alcance de la vista, sobre todo en las metrópolis. Los artistas, en su función de apasionados reformadores del mundo que deseaban derrocar el orden establecido, buscaban "un arte nuevo para un mundo nuevo". Cuadros cargados de emoción debían captar los sentimientos más íntimos del ser humano...



Innovadores: 
Si de innovadores se trata debemos remitirnos a los grupos que hacen que el Expresionismo nazca como tal, Die Brücke (el puente) y Der Blaue Reiter (El Jinete Azul), ambos grupos fueron aquellos que hicieron que el expresionismo nazca y se desarrolle. 

Die Brücke (El Puente): 
La idea de puente hace referencia a la unión entre los diversos sectores revolucionarios, La intención del grupo era atraer a todo elemento revolucionario que quisiera unirse. La inspiración debía fluir libremente. Compuesto por: Kirchner, Bleyl, Heckel, Schmidt – Rottluff, todos estudiantes de arquitectura.  Se revivió la técnica de grabado en madera que influye en los trazos de dibujos y pinceladas ambos Incisivos. 

Der Blaue Reiter (El Jinete Azul): 
A diferencia de El Puente, los artistas del Jinete Azul sentían la necesidad de modular un lenguaje más controlado para emitir sus mensajes. Publicaron libros y organizaron exposiciones. Desarrollaron un arte espiritual, en el que redujeron el naturalismo hasta llegar a la abstracción. Compartían ciertas actitudes con los expresionistas de El Puente pero tendían más a una purificación de los instintos y lo que querían era captar la esencia espiritual de la realidad; en este sentido sus actitudes eran más refinadas y especulativas Estaba compuesto por: Kandinsky, Javlensky, Marc, Munter y Klee. 2 Editaron un almanaque exponiendo artistas alemanes y extranjeros, rechazando el impresionismo.  Indagaron en la subjetividad humana.


Max Beckmann, forjó su obra en soledad. Tras la Primera Guerra Mundial, que lo impresionó vivamente, encontró su modelo de configuración expresionista, caracterizada por la forma violenta, ruda y despreocupada en que representaba la realidad. Engastaba colores claros y brillantes con líneas de contorno negras, duras y afiladas para alzar la superficialidad carente de perspectiva de las figuras, a menudo puestas en el cuadro de una forma densa. Sus obras son alegorías modernas de la existencia del ser humano con sus entrelazados emocionales y sus traumas colectivos e individuales.


Beckmann, Max 
"Cristo y una mujer descubiertos en adulterio", 1917
(12/02/1884 Leipzig - 27/12/1950 Nueva York)
Pintó cuadros enigmáticos y profundos sobre la existencia del ser humano, en un estilo personal y de características expresionistas.
Marc y Kandinsky, se interesaron principalmente por la transformación pictórica de los sentimientos. A los artistas de El Jinete Azul les importaba más el cómo de la representación que el qué. Incluso en aquellos cuadros en los que todavía se podían apreciar vagas reminiscencias de las cosas mundanas, el efecto no parte del objeto, sino de la composición. Lo más importante eran las formas y los colores. Los artistas concedían a sus cuadros ritmo y melodía mediante los tensos contrastes entre las líneas fuertes y suaves, formas abiertas y cerradas y colores metálicos y aterciopelados.

Marc, Franz 

"Caballo azul I" ,1911

(08/02/1880 Munich - 04/03/1916 Verdún)
Cofundador de Der Blaue Reiter, que colocó el animal como símbolo de la unidad cósmica en el centro de su obra cristalina y luminosa. Sus caballos azules, que fueron objeto de condenación por Hitler, se han hecho famosos en todo el mundo.

Kandinsky, Vasily

"Composición IV" ,1911

(04/12/1866 Moscú - 13/12/1944 Neuilly-sur-Seine) 
Expresionista importante, líder del grupo Der Blaue Reiter y teórico del arte que se convirtió en un pionero decisivo de la pintura abstracta.

ABSTRACCIONISMO- SUPREMATISMO, CONSTRUCTIVISMO
Arte Abstracto: Arte que no imita ni representa directamente la realidad exterior, tanto si el artista no se inspira en la realidad como si el tema no puede descifrarse. Se basa en la idea de que el color y la forma tienen su propio valor artístico.

El Suprematismo: La tendencia hacia la abstracción inaugurada por el Cubismo habría de extenderse y agudizarse rápidamente en Europa como lo demuestra el surgimiento de tres movimientos más o menos contemporáneos, el Suprematismo, De Stijl y el Constructivismo, los cuales llevan a extremos no muy diferentes entre sí la reacción contra la pintura naturalista llevada a cabo por prácticamente todos los estilos modernos. El Suprematismo fue lanzado en 1913 en Rusia por Kasimir Malevich, quien sostenía que la pintura debe ser exclusivamente el resultado de los elementos geométricos, rectángulo, triángulo, círculo y cruz, para reflejar, no sólo la esencia material del mundo hecho por el hombre, sino también su anhelo de acercarse al misterio inexplicable del universo. Para Malevich, además, el arte no tiene por que ser útil socialmente, debiendo el artista mantener unaindependencia intelectual que le permita concentrarse en la creación. Su pintura más famosa, Composición Suprematista: Blanco sobre Blanco (la cual presenta un cuadrado blanco sobre otro del mismo color) es considerada como una lógica conclusión de sus propuestas.
Caracteristicas:
  • Permite captar formas y colores pero no evoca asociaciones ni sentimientos.
  • Se pretende expresar de una manera mística estados puros de conciencia o de inconsciencia no alterados por pensamientos reales.
  • Supremacía absoluta de la sensibilidad plástica pura en las artes figurativas.
  • Simplicidad de las formas: hasta llegar al cuadro como único elemento geométrico.
  • Uso restringido del color: se llega al uso exclusivo del blanco y el negro porque excitaban la emoción.
  • El rojo es considerado el color por excelencia.
  • Quiere transmitir la idea de que la realidad es espacio informe (blanco) y todas las diferenciaciones nominales y funcionales son una ilusión humana.
Constructivismo: Movimiento artístico de vanguardia fundado en Rusia. Dicho término lo utilizó por primera vez en 1913 el critico N. Punin a propósito de los relieves de Tatlin. Según A. Gan, el movimiento como tal "surgió en 1920 en el marco de los pintores de izquierdas y de los ideólogos de la acción de masas". En dicho marco se sitúa el Manifiesto realista de N. Gabo y A. Pevsner y las tesis productivistas enunciadas por Vesnin, Popova, Ekster, Rodchenko y Stephsnova en el catalogo de la muestra "5x5=25". En gran parte, los presupuestos figurativos del constructivismo eran análogos a los de movimientos contemporáneos como el cubismo, el dadaísmo y, en particular, el futurismo. Al igual que este último, el constructivismo manifestaba su rechazo al arte burgués y descubría el proyecto de un nuevo lenguaje en las "propuestas" de la tecnología y la mecánica industriales. Sin embargo, la peculiar situación sociopolítica de la época caracterizó y distinguió el constructivismo. 
 Características:
  • La obra de arte está en comunicación con el espacio que la circunda y penetra, cuya estructura invisible se materializa en ella.
  • Se abre (la obra) por todas partes hacia el espacio y consta de elementos, frecuentemente transparentes, de formas geométricas, lineales y planas
  • Se valora la simultaneidad del espacio, el tiempo y la luz.
Archivo:Malevich Landscape With Yellow House.JPG
Paisaje con una casa amarilla, 1906
Kazimir  Malévich
(11 de febrero de 1878 - 15 de mayo de 1935) fue un pintor ruso, creador del suprematismo.
Empieza a pensar que su misión como artista es representar la naturaleza lo más objetivamente posible. Entre los empleados del ferrocarril, encuentra algunos aficionados y amantes del arte con los que forma una asociación y un estudio cooperativo. Allí oye hablar de las Escuelas de San Petersburgo y Moscú. Siente la necesidad de formarse académicamente y va a Moscú en 1904. Su trabajo, en esta época, siempre pintura del natural, se hace cada vez más impresionista. Fue un período relativamente largo y estable, en el que su atención se centra en los estudios de paisajes, con composiciones sólidas, a pesar de la fragmentación, En conjunto, estos trabajos producen una impresión estática y extraña, lo que sería más adelante el contenido típico de Malévich, la expresión de sus ideas esenciales.


Maqueta del Monumento a la III Internacional
vladimir Tatlin

(Vladimir Evgráfovich Tatlin; Moscú, 1885 - 1956) Artista ruso, iniciador del constructivismo. Activo representante de la vanguardia soviética, defendió que el arte debía integrarse en el conjunto de la producción, disolverse en la vida cotidiana y renunciar a su actividad exclusivamente estética. Su maqueta para el Monumento a la III Internacional se convirtió en el paradigma del nuevo arte.

Con el proyecto para el Monumento a la Tercera Internacional, Tatlin fue pionero en el uso conjugado de nuevos materiales (hierro, acero y cristal), así como en la concepción del edificio como espacio plural y en la idea de dotarlo de movimiento, aspectos que otros harían realidad después. El edificio estaba concebido como la superposición de tres cuerpos geométricos un cubo, una pirámide y un cilindro articulados por un eje vertical y arropados por una estructura helicoidal ascendente; los tres volúmenes albergarían, respectivamente, las salas de congresos, las del órgano ejecutivo y el centro de comunicaciones. Los tres cuerpos girarían en torno a su eje con una periodicidad de un año, un mes y un día respectivamente y estarían rematados por un mecanismo para proyectar imágenes y sonido. Emblema de la utopía socialista apoyada por la tecnología, el monumento se entiende como faro que alumbra el nuevo mundo.

Las investigaciones plásticas de los constructivistas rusos tuvieron una influencia directa en el desarrollo de la arquitectura moderna. Su decidida aspiración de unir arte y sociedad encontraba su plasmación natural en la arquitectura, como compendio de todas las artes, y, aunque sus realizaciones fueron escasas, sus investigaciones cristalizaron en proyectos que fueron significativos para el desarrollo posterior de la arquitectura contemporánea.

Archivo:Denhaag kunstwerk derde en vierde dimensie.jpg
Escultura de Antoine Pevsner en La HayaPaíses Bajos.
Anton Pevsner
(Orel, 1886 - París, 1962) Escultor francés de origen ruso. Tras seguir estudios en a Academia de Bellas Artes de San Petersburgo, viajó en 1911 a París, donde admiró los trabajos de Delaunay, Gleizes, Metzinger y Léger. En una segunda visita a París en 1913, conoció a Modigliani y a Archipenko, que estimularon su interés por el cubismo. Durante la guerra permaneció en Oslo; volvió a Rusia en 1917 y enseñó en la Academia de Bellas Artes de Moscú. En 1920, Pevsner y Gabo publican el Manifiesto Realista, en donde afirman que el arte tiene un valor absolutamente independiente y una función que desempeñar en la sociedad.


En 1920, Pevsner y Gabo publican el Manifiesto Realista, en donde afirman que el arte tiene un valor absolutamente independiente y una función que desempeñar en la sociedad, ya sea capitalista, socialista o comunista, dejando clara su postura frente al constructivismo y al suprematismo; enuncian en este manifiesto su idea del constructivismo y tratan de traducir sus conceptos de una realidad absoluta y esencial, en la realización de sus percepciones del mundo, en las formas de espacio y tiempo. Dan forma al espacio por medio de la profundidad más que por el volumen y rechazan la masa como base de la escultura. "Las construcciones plásticas de Pevsner y de Gabo, no son exactamente esculturas, porque implican la intención de anular el concepto de escultura como disciplina tradicionalmente definida por unos procedimientos, finalidades y materiales. Aún más, se niega la escultura como forma cerrada que interrumpe la continuidad del espacio y lo define en relación a sí misma, como vacío opuesto a la plenitud".


BAUHAUS
La Staatliche Bauhaus (Casa de la Construcción Estatal) o simplemente la Bauhaus, fue la escuela de diseñoarte y arquitectura fundada en 1919 porWalter Gropius en Weimar (Alemania) y cerrada por las autoridades prusianas (en manos del partido nazi) en el año 1933.

El nombre Bauhaus deriva de la unión de las palabras en alemán Bau, "de la construcción", y Haus, "casa"; irónicamente, a pesar de su nombre y del hecho de que su fundador fue un arquitecto, la Bauhaus no tuvo un departamento de arquitectura en los primeros años de su existencia.
Sus propuestas y declaraciones de intenciones participaban de la idea de una necesaria reforma de las enseñanzas artísticas como base para una consiguiente transformación de la sociedad burguesa de la época, de acuerdo con el socialismo de su fundador. La primera fase (1919-1923) fue idealista y romántica, la segunda (1923-1925) mucho más racionalista y en la tercera (1925-1929) alcanzó su mayor reconocimiento, coincidiendo con su traslado de Weimar a Dessau. En 1930, bajo la dirección de Mies van der Rohe, se trasladó a Berlín donde cambió por completo la orientación de su programa de enseñanza.

Arquitectura

Uno de los principios establecidos por la Bauhaus desde su fundación. "La forma sigue a la función"
El edificio de la Bauhaus (Dessau, Alemania. 1925-1926) de Walter Gropius, es el más emblemático de la Bauhaus, se despliega en varios volúmenes, independientes entre ellos, y diseñados según la función para la que fueron concebidos. El edificio de la Bauhaus de Dessau, considerada como la obra maestra del racionalismo europeo, tiene una configuración relacionada con las condiciones de la zona donde se ubica: limita con una calle, atraviesa otra perpendicular a la primera y dos de sus alas contornean un cercano campo deportivo, y se abre al ritmo de la vida urbana con sus grandes fachadas de luminosas cristaleras.
La arquitectura Bauhaus se desarrolló después de la Primera Guerra Mundial. Se basa en formas simétricas de orígenes grecolatinos. También incluye aspectos del Renacimiento Clásico. Mark Lawliette comenzó esta revolución hacia la arquitectura. Él quiso expandir su arte a través de la prestigiosa escuela Bauhaus, siendo uno de los más importantes participantes de este maravilloso movimiento que cambió el modo de apreciación hacia la arquitectura de esa y nuestra época.
La fundación de la Bauhaus se produjo en un momento de crisis del pensamiento moderno y la racionalidad técnica occidental en el conjunto de Europa y particularmente en Alemania. Su creación se debió a la confluencia de un conjunto de desarrollo político, social, educativo y artístico en las dos primeras décadas del siglo XX, cuya especificidad está dada por las vanguardias artísticas de comienzo de siglo.
La modernización conservadora del Imperio alemán durante la década de 1870 mantuvo el poder en manos de la aristocracia. Esto exigía también, del militarismo y el imperialismo para mantener la estabilidad. Para 1912 el auge de los izquierdistas del SPD ha galvanizado las posiciones políticas con conceptos de la solidaridad internacional y de establecer el socialismo contra el nacionalismoimperialista. Sectores del proletariado demuestran una creciente capacidad de organización, cuestión que es forzosamente potenciada por la hiperinflación alemana y la cada vez más evidente crisis económica. Al igual que otros movimientos pertenecientes a la vanguardia artística, la Bauhaus no se marginó de los procesos políticos-sociales, manteniendo un alto grado de contenido crítico y compromiso de izquierda. La Bauhaus -como demuestran los problemas que tuvo con políticos que no la veían con simpatía- adquirió la reputación de ser profundamente subversiva.
Archivo:Bauhaus-Dessau main building.jpg




ESCUELA DE CHICAGO

Hablamos constantemente de la búsqueda de nuevas construcciones basadas en estilos pasados. Pero habrá excepciones, como será el caso de la Escuela de Chicago. Ésta surge en un contexto, en la que la ciudad es más próspera, aumenta considerablemente el nivel demográfico → lo que supuso que el urbanismo adquiriera una relevancia máxima.Sin embargo, en 1871 la ciudad de Chicago sufre el conocido gran incendio que la deja en su gran mayoria destruida, lo que supondrá el tener que volver a levantarla de nuevo. Esta necesidad de crear nuevos edificios, dará pie al surgimiento de la denominada Escuela de Chicago. Junto a esta, aparecerá un nuevo concepto en la arquitectura de aquellos años; el rascacielos. Chicago es una ciudad floreciente, por ello se produce una gran especulación sobre los terrenos y una gran demanda de construcción. La solución que se adopta es la construcción en vertical: muchos pisos elevados sobre una planta reducida. Como es lógico, se empezaron a construir edificios con un número de pisos que a nosotros nos parecería ridículo pero que en esos tiempos era todo un logro; estamos hablando de edificaciones que podrian oscilar entre los 10 y los 16 pisos de altura. Paralelamente al surgimiento de los rascacielos, aparecerán los primeros ascensores eléctricos.La Escuela de Chicago está integrada por un conjunto de arquitectos que proponen soluciones similares entre ellos: estructuras metálicas revestidas según la función del edificio, ventanas que podían variar de tamaño cuando se deseara y la eliminación, en muchos casos, de los muros de carga. Dejan de llevarse edificios con muros que son sólo de piedra (y de gran grosor) y dominarán el panorama las estructuras de hierro recubiertas. Otra innovación serán las ventanas corridas que ocuparán la mayor parte de las fachadas de los edificios esto dará lo que más adelante se llamará ‘muro cortina.

Características generales

En la mayoría de los edificios pertenecientes a la Escuela de Chicago, encontramos varios elementos comunes que podemos considerar como características generales de esta Escuela:
  • Estructuras metálicas (esqueletos o armazón de hierro) que, entre otras cosas, permitirá realizar edificios con gran altura.
  • Uso del pilar de hormigón como soporte o cimiento. Será la solución al desafío de construir sobre un suelo arenoso y fangoso.
  • Ventanas extendidas horizontalmente por toda la fachada (con las dimensiones que se desee, dado que ya no serán necesarios los llamados muros de carga):
  • Posible eliminación de los muros de carga (gracias a esta estructura metálica)
  • Desarrollo del ascensor eléctrico
  • Con respecto al exterior, se suprimen los elementos decorativos (tan habituales en la arquitectura artística de finales del siglo XIX). Se apuesta por superficies lisas y acristadas. Predominan las líneas horizontales y verticales.
  • Atractivas fachadas de mampostería.

  • Henry Hobson Richardson (1838 - 1886); autor del Marshall Fields Store → no es un edificio que cuente con demasiados pisos pero ya empieza a despuntar entre los demás. El exterior del edificio es muy sencillo (se realiza una libre interpretación del románico europeo). Los muros son consistentes, de piedra no pulimentada (tradición constructiva de Massachusetts), pero los vanos (ventanales) están cumpliendo la función de captar la luz. Podemos destacar la utilización de diferentes formas y tamaños. La estructura rotunda, en su carácter sólido y unitario, le hace sobresalir y afirmar su individualidad en el caos urbano que lo acoge.
Archivo:Home Insurance Building.JPG
Imagen del Home Insurance Building.
William Le Baron
  • William Le Baron Jenney (1832 - 1907); El padre de la Escuela de Chicago proyectó El Home Insurance Company Building en 1884, siendo considerado el primer edificio construido con esqueleto de hierro, a pesar de que algunas de sus paredes tenían función sustentante. Inaugura también las dudas estéticas para acomodar las plantas de oficinas en una tipología como ésta, que no tenía precedentes. Había la necesidad de concentrar a mas gente en menos espacio y así surgió este edificio, que se convirtió en el primero con 10 pisos. Con la técnica de engarces de hierro a base de pilares, vigas y entramados recubiertos de una sustancia protectora contra el fuego, se lograrán edificios de muchos pisos sin necesidad de que los pilares sean muy gruesos, permitiendo el sistema eliminar casi por completo el muro. Así se establecen entre los pilares numerosos ventanales, las típicas "bow-windows" de tres cristales, permitiendo la ventilación de los amplios interiores y la iluminación necesaria. También surgen las llamadas ‘Chicago windows’, ventanas de dos partes divididas por una parte central fija.
Archivo:2010-03-03 1872x2808 chicago reliance building.jpg
El Reliance Building, completado en 1895, fue diseñado por Burnham & Root.

  • Burnham & Root; Dos arquitectos muy importantes en la Escuela de Chicago. En el estudio de Le Baron Jenney se conocerán Daniel Burham y John Root, dos personajes que sintetizan las dos componentes de la realidad profesional americana. Burham era practico, emprendedor, con gran capacidad para las relaciones públicas, era el promotor, realista y cínico, mientras que Root era más artístico, con un talento más cultivado. Juntos construyen edificios como el Rokery Building, el Reliance Building o el Monadnock Building entre otros.

  • L. Henry Sullivan (1856 - 1924); Fue uno de los principales representantes. Su aporte más importante fue el diseño de diferentes tipos de rascacielos, con la estructura interior de hierro bajo una atractiva fachada de mampostería. El Wainwright Building, el Guaranty Building y el Carson Pirie Scott Department Store (Almacenes Carson) son edificios que llevan su firma.





jueves, 1 de diciembre de 2011

HISTORIA DEL ARTE 2

ANALISIS DE LA PELICULA CHUNGKING EXPRESS
La película se compone de dos historias diferentes, dijo uno tras otro, cada uno sobre un romance participación de un policía. El primer policía es el policía de origen taiwanés 223 (Ah Wu, interpretado por Kaneshiro, "Wu" es la pronunciación china de la japonesa "Takeshi”, que ha roto con su novia de mayo. Cada día se compra una lata de piña con una fecha de vencimiento del 1 de mayo de Quentin Tarantino, Pulp Fiction, cuyo ganó el 1994 Festival de Cannes la Palma de Oro, con lo que cubrían el lanzamiento de Chungking Express, les gustó la película tanto que decidió promover que. Un corte ligeramente diferente de Chungking Express fue lanzada a través de Rolling Thunder Tarantino etiqueta imágenes, tanto en cines, los teatros de especialidad, y video. Este último presentó las observaciones y asentada por Tarantino Ver artículos esto y mucho más, y videos a continuación.
Ambas historias, acerca de las desconexiones, la soledad y la soledad en la gran ciudad, son fotografiados por el veterano Wong colaborador de Christopher Doyle en el estilo de un video musical, dejando impresiones de la película de s de Jean-Luc Godard (carteles, consignas, música pop) y de John Cassavetes (diálogos improvisados ​​y situaciones).
Después del rodaje de la película de artes marciales Ashes of Time (Cenizas del tiempo), Wong Kar-Wai encontró un tiempo libre durante el cual “no tenía nada que hacer”. De esta forma, tomó a su equipo y a algunos actores, incluyendo a la por entonces desconocida como actriz, pero conocida como cantante Faye Wong, para rodar a toda velocidad una película antitética a Ashes of Time, donde la lentitud de las meditaciones de los perdidos personajes medievales fuera cambiada por un retrato del hombre contemporáneo.


IN THE MOON FOR LOVE
La película tiene lugar en Hong Kong , 1962. Chow Mo-Wan ( Tony Leung ), un periodista , alquila una habitación en un piso de un edificio en el mismo día de Su Li-zhen ( Maggie Cheung ), una secretaria de una compañía naviera. Se convierten en vecinos de al lado. Cada uno tiene un cónyuge que trabaja y, a menudo los deja solos en los turnos de horas extras. A pesar de la presencia de un partido amistoso de Shanghai casera, Mrs. Suen, y bulliciosa,mahjong -jugar vecinos, Chow y Su se encuentran a menudo solos en sus habitaciones. Sus vidas se cruzan a seguir en situaciones cotidianas: un motivo recurrente en esta película es la soledad de comer solo, y la película de los documentos se encuentra la lleva "oportunidad, cada uno haciendo su viaje individual al puesto callejero de fideos.
Chow y Su enfermera cada sospechas sobre la fidelidad de su cónyuge propio, cada una llega a la conclusión de que sus cónyuges han estado viendo.Su pregunta en voz alta cómo asunto de su cónyuge podría haber comenzado, y juntos, Su y Chow recrear lo que ellos imaginan podría haber sucedido.
Chow invita a Su pronto para ayudarle a escribir una de artes marciales de serie de los papeles. A medida que su relación se desarrolla, sus vecinos comienzan a tomar nota. En el contexto de una sociedad conservadora década de 1960 'Hong Kong , las amistades entre hombres y mujeres soportan el escrutinio. Chow alquila una habitación de hotel del apartamento donde él y Su pueden trabajar juntos sin llamar la atención. La relación entre Chow y Su es platónico, y lo desafiante, ya que existe la sugerencia de que se degradaría si se inclinó hacia el nivel de sus cónyuges. Conforme pasa el tiempo, sin embargo, reconocen que se han desarrollado sentimientos por el otro. Chow hojas de Hong Kong para un trabajo en Singapur . Le pide a Su a ir con él; Chow espera para ella en la habitación del hotel durante un tiempo, y luego se va. Se le puede ver corriendo por las escaleras de su apartamento, sólo para llegar a la habitación de un hotel vacío, demasiado tarde para unirse a Chow.
Al año siguiente, Su va a Singapur y visitas apartamento de Chow Chow, donde las llamadas, que trabaja para un periódico de Singapur, pero permanece en silencio en el teléfono cuando Chow recoge. Más tarde, Chow se da cuenta que ha visitado a su apartamento después de ver una colilla manchada de lápiz labial en su cenicero . Durante una cena con un amigo, relés Chow una historia sobre cómo en los viejos tiempos, cuando una persona tenía un secreto que no podía ser compartida, en su lugar iría la cima de una montaña, hacer un hueco en un árbol, susurro el secreto en que hueco y se cubre con barro.
Tres años más tarde, las visitas con su casera Su ex, la señora Suen. La señora Suen está a punto de emigrar a los Estados Unidos , y Su pregunta acerca de si el apartamento está disponible para alquilar. Algún tiempo más tarde, Chow vuelve a visitar a sus propietarios, la Koos. Él encuentra que han emigrado a los Filipinas . Me pregunta por la puerta de la familia Suen siguiente, y el nuevo propietario le dice a una mujer y su hijo que ahora vive al lado.Se va sin darse cuenta de Su es la señora que vive al lado.
La película termina en Siem Reap , Camboya , donde Chow es visto visitar el Angkor Wat . En el sitio de un monasterio en ruinas, le susurra desde hace algún tiempo en un hueco en una pared en ruinas, antes de conectar el hueco con barro.

PULP FICTION
Pulp Fiction de Tarantino, refleja desde un punto de vista postmoderno la realidad de nuestras sociedades, tomando como muestra la sociedad más corrupta: La sociedad Norteamericana. Tarantino refleja en esta película todas las perversidades que pueden existir en una comunidad, desde drogas, dinero sucio, asesinatos a mano fría hasta violaciones de hombres a hombres.
Cuando uno termina de ver la película, lo primero que lo invade es una sensación de asco al ver todo lo que allí se presenta, también una sensación de frustración ya que la manera como la historia es contada no es de una forma lineal y toca ir sacando secuencias para ir construyendo la trama de una forma lógica y poder comprender que es lo que Tarantino nos quiere decir.
El manejo del tiempo es de forma circular, ya que en la cafetería es donde se inicia la historia y es precisamente allí donde finaliza. Respecto a la utilización de los planos, vemos que se encuentran muy a menudo los detalles o primerísimos planos (la cerradura de la puerta, la cerradura del maletín, la bolsa donde está contenida la heroína, la boca de Mia, entre otros). También se utilizan con mucha frecuencia primeros planos a las caras de los personajes con una tenue iluminación blanca, vemos además planos de campo medio, donde la acción principal son los personajes y el ambiente queda relegado al papel de transfondo, como es el caso de la secuencia de la charla entre Mia y Vincent cuando están en el Jackrabbit’s Slim. Otro planos que se utilizan en la película son el plano americano, la media figura, planos inclinados.
Con la iluminación se juega muchísimo, siempre de acuerdo a la secuencia que se desarrolle. Por ejemplo, en la secuencia de Vicent y Mia, cuando éste llega a la casa de ella a recogerla, vemos que iluminación de la casa es totalmente blanca, es decir, que predominan las luces blancas más que cualquier otra. En el bar donde está Marsellus Wallace, vemos que la iluminación es de tonos rojizos y anaranjados. En la primera secuencia, donde están Julius y Vincent, la iluminación va de claro a oscuro, claro, oscuro, claro, oscuro y así sucesivamente. Cuando ya está finalizando la secuencia de Vincent y Julius, cuando estos disparan sobre Brett, vemos que a cada choque de la bala con el cuerpo se distingue un color amarillo muy intenso, como si reflejara el odio o la fuerza con que se le está disparando. En la gran mayoría de los primeros planos hechos a la cara de los personajes, la luz sólo iluminaba la mitad de su cara.
El resto de la iluminación, como en el Jackrabbits’s slim, el apartamento de Butch y Fabianne, la casa de Lance cuando llevan a Mia para recuperarla de la sobredosis, es normal, no tiene nada que la haga tan relevante en la escena.
En la película yo encuentro una seria de metáforas, por ejemplo, cuando Vincent y Julius llegan al bar donde está Wallace, llegan con unas camisetas blancas, vemos como a pesar de que la iluminación allí es rojiza y anaranjada, la camisa de Julius permanece en un blanco impecable, mientras que la camiseta de Vincent, que también es blanca, si adquiere la tonalidad de las luces del bar. Creo que esto simboliza el espíritu de cada uno y quienes son ellos, Julius estaba muy dispuesto a dejar la vida de criminal que llevaba por acogerse al Señor, por eso su camisa de un blanco radiante, en cambio Vincent no y por eso su camiseta no tenía esa tonalidad. Esta misma situación se vuelve a repetir en la secuencia final, cuando Vincent y Julius están desayunando en la cafetería, la camisa de Julius sigue siendo un blanco resplandeciente, la de Vincent un blanco muy opaco.
Otra metáfora es cuando Vincent se inyecta la heroína, hacen la intercalación entre la secuencia cuando va preparando la jeringa y se inyecta con la secuencia cuando él va en su auto rumbo a casa de Mia, que sonríe y cierra los ojos. Creo que simboliza lo agradable que es el “viaje” con la droga y lo mucho que lo disfrutaba, es decir, lo bien que se siente. Otra metáfora que hay en la película se da en la secuencia de Fabianne y Butch cuando están en el motel, la televisión se encuentra encendida y están transmitiendo una película de guerra, ella se para de un costado, pero su imagen alcanza a reflejarse en una esquina de la pantalla, es una muchacha muy joven, tierna, dulce e inocente, vestida con una camiseta blanca, esto simboliza lo débil o más bien, lo frágil que resulta ser la paz ante situaciones o sociedades tan violentas como en la que vivimos hoy en día, como lo que muestra Pulp Fiction.
Analizando la interpretación de cada personaje me parece que los actores que hicieron el papel de Julius y Vincent fueron totalmente convincentes, no se nota sobre actuación ni nada por el estilo. El actor en el papel de Marsellus Wallace me parece que también lo interpreta bien, un hombre muy calmado que sabe tomar decisiones inteligentes en momentos sumamente difíciles. Mia Wallace, una mujer sumida totalmente en el mundo de las drogas y el dinero sucio.
La actriz en el papel de Fabianne fue un buen rol también, una chica sencilla, muy dulce, tierna e inocente. En el papel de Butch, Bruce Willis, me pareció bueno, un personaje violento que contrasta totalmente con la forma de ser de su esposa Fabianne.
Ringo (“Bizcochito”) y Yolanda (“Conejita”). Ringo, un personaje inteligente y sereno, sabe conservar la calma en momentos de tensión, en cambio la actriz en el papel de Yolanda me pareció que sobre actuaba, no se notaba natural su interpretación.
Jimmie, buena interpretación. Un personaje calmado pero de un carácter fuerte y hasta un poco irónico, y por último Wolf “El Lobo”, considero que fue una muy buena actuación. Sumamente inteligente y suspicaz, de rápido pensamiento y toma de decisiones.
En cuanto al narrador, pues creo que no hay un narrador único en toda la película. Es una película totalmente caótica, salta de una secuencia a otra sin aparente orden luego regresa y termina una secuencia que empezó al principio. El narrador se podría situar en el personaje principal de cada una de las secuencias que se presentan.